Součástí radosti z malířství v 21. století je široká škála dostupných forem vyjádření. Koncem 19. a 20. století viděli umělci obrovské skoky v malířských stylech. Mnoho z těchto inovací bylo ovlivněno technologickým pokrokem, jako je vynález kovové barvy a vývoj fotografování, stejně jako změny v sociálních konvencích, politice a filozofii, spolu se světovými událostmi.
Tento seznam nastiňuje sedm hlavních uměleckých stylů (někdy označovaných jako „školy“ nebo „hnutí“), některé mnohem realističtější než jiné. Ačkoli nebudete součástí původního hnutí - skupina umělců, kteří obecně sdílejí to samé malířský styl a nápady v konkrétním čase v historii - stále můžete malovat styly, které použili. Když se dozvíte o těchto stylech a uvidíte, co umělci, kteří v nich pracují, vytvořili a poté sami experimentovali s různými přístupy, můžete začít vyvíjet a rozvíjet svůj vlastní styl.
Realismus, ve kterém předmět malby vypadá spíše jako skutečná věc, než aby byl stylizován nebo abstrahován, je styl, který si mnozí lidé myslí jako „skutečné umění“. Pouze při prozkoumání zblízka se to, co vypadá jako plné barvy, projeví jako řada tahů štětce mnoha barev a hodnoty.
Realismus je dominantním stylem malířství od roku 2006 renesance. Umělec používá perspektivu k vytvoření iluze prostoru a hloubky, nastavení kompozice a osvětlení tak, aby se předmět jevil jako skutečný. Leonardo da Vinci "Mona Lisa„je klasický příklad stylu.
Malířský styl vypadal jako Průmyslová revoluce zametl Evropu v první polovině 19. století. Osvobozeni vynálezem kovové trubice, která umělcům umožnila vystoupit z ateliéru, se malíři začali soustředit na samotnou malování. Předměty byly vykresleny realisticky, ale malíři se nepokoušeli skrývat svou technickou práci.
Jak již název napovídá, důraz je kladen na akt malování: charakter štětce a samotné pigmenty. Umělci pracující v tomto stylu se nesnaží skrývat to, co bylo použito k vytvoření malby vyhlazením textury nebo značek zanechaných v barvě štětcem nebo jiným nástrojem, například paletovým nožem. Obrazy Henri Matisse jsou vynikajícími příklady tohoto stylu.
Impresionismus se objevil v 80. letech 20. století v Evropě, kde se umělci jako Claude Monet snažili zachytit světlo, nikoli detailem realismu, ale gestem a iluzí. Nemusíte se příliš přibližovat k leknínům Monetu nebo slunečnicím Vincenta Van Gogha, abyste viděli odvážné barevné tahy, není však pochyb o tom, na co se díváte.
Objekty si zachovávají realistický vzhled, přesto o nich mají živost, která je pro tento styl jedinečná. Je těžké uvěřit, že když impresionisté poprvé ukazovali svá díla, většina kritiků to nenáviděla a zesměšňovala. To, co bylo tehdy považováno za nedokončený a drsný malířský styl, je nyní milované a ctěné.
Expresionismus a Fauvismus jsou podobné styly, které se začaly objevovat ve studiích a galeriích na přelomu 20. a 20. století. Obě jsou charakterizovány použitím odvážných nerealistických barev, které se rozhodly nepodobovat život tak, jak je, ale spíše, jak se cítí nebo se zdá umělci.
Oba styly se v některých ohledech liší. Expresionisté, včetně Edvarda Muncha, se snažili zprostředkovat grotesku a hrůzu v každodenním životě, často s hyper-stylizovaným štětcem a hrůznými obrazy, jako je tomu u jeho velkých účinků malba "Křik."
Fauvisté se navzdory svému novému použití barvy snažili vytvořit kompozice, které zobrazovaly život v idealizované nebo exotické přírodě. Pomyslete na tanečnice Henri Matisse nebo na pastorační scény George Braque.
Jak se v Evropě a Americe odehrávaly první desetiletí 20. století, malba rostla méně realisticky. Abstrakce je o malování podstaty předmětu, protože jej interpret interpretuje, spíše než viditelných detailů. Malíř může redukovat předmět na jeho dominantní barvy, tvary nebo vzory, jak Pablo Picasso udělal se svou slavnou nástěnnou malbou tří hudebníků. Interpreti, všechny ostré čáry a úhly nevypadají ani trochu realně, přesto není pochyb o tom, kdo jsou.
Nebo by umělec mohl odstranit předmět ze svého kontextu nebo zvětšit jeho měřítko, jak to udělala Georgie O'Keeffe ve své práci. Její květiny a skořápky, zbavené jejich jemných detailů a plovoucí na abstraktní pozadí, se mohou podobat zasněné krajině.
Čistě abstraktní práce, stejně jako většina abstraktního expresionistického hnutí padesátých let, aktivně vyhýbá realismu a libuje v objetí subjektivního. Předmětem nebo bodem obrazu jsou použité barvy, textury v uměleckém díle a materiály použité k jeho vytvoření.
Kapela Jacksona Pollocka může pro některé vypadat jako gigantický nepořádek, ale nelze popřít že nástěnné malby jako „Číslo 1 (Lavender Mist)“ mají dynamickou, kinetickou kvalitu, která drží vaši zájem. Jiní abstraktní umělci, jako je Mark Rothko, sami zjednodušili svůj předmět barvám. Barevná pole fungují jako jeho mistrovské dílo z roku 1961 „Oranžová, červená a žlutá“: to jsou tři bloky pigmentu, ve kterých se můžete ztratit.
Fotorealismus se vyvíjel na konci šedesátých a sedmdesátých let v reakci na abstraktní expresionismus, který ovládal umění od 40. let 20. století. Tento styl se často zdá reálnější než realita, kde není vynechán žádný detail a žádná vada není zanedbatelná.
Někteří umělci kopírují fotografie promítáním na plátno, aby přesně zachytili přesné detaily. Jiní to dělají od ruky nebo pomocí mřížkového systému zvětší tisk nebo fotografii. Jedním z nejznámějších fotorealistických malířů je Chuck Close, jehož nástěnné malby ostatních umělců a celebrit jsou založeny na momentkách.